首頁 搜索 分類
您當前的位置:首頁 » 美體 » 瘦身塑形

現代芭蕾舞的來源 簡述芭蕾舞的歷史

芭蕾, 歐洲古典舞蹈, 由法語ballet音譯而來。 芭蕾舞孕育於義大利文藝復興時期, 十七世紀後半葉開始在法國發展流行並逐漸職業化,
在不斷革新中風靡世界。 芭蕾舞最重要的一個特徵即女演員表演時以腳尖點地, 故又稱腳尖舞。 其代表作品有《天鵝湖》、《仙女》、《胡桃夾子》等。

“芭蕾”起源于義大利, 興盛於法國, “芭蕾”一詞本是法語"ballet"的音譯, 意為“跳”或“跳舞”。 芭蕾最初是歐洲的一種群眾自娛或廣場表演的舞蹈, 在發展進程中形成了嚴格的規範和結構形式、其主要特點是女演員要穿上特製的足尖鞋立起腳尖起舞。 作為一門綜合性的舞臺藝術, 芭蕾17世紀在法國宮廷形成。 1661年, 法國國王路易十四下令在巴黎創辦了世界第一所皇家舞蹈學校, 確立了芭蕾的五個基本腳位和七個手位, 使芭蕾有了一套完整的動作和體系。 這五個基本腳位一直沿用至今。 芭蕾舞是用音樂﹑舞蹈和默劇手法來表演戲劇情節。

女演員舞蹈時常用腳趾尖點地。 意指:①一種舞臺舞蹈形式, 即歐洲古典舞蹈, 通稱芭蕾舞。 這是在歐洲各地民間舞蹈的基礎上, 經過幾個世紀不斷加工、豐富、發展而形成的, 具有嚴格規範和結構形式的歐洲傳統舞蹈藝術。 19世紀以後, 技術上的一個重要特徵是女演員要穿特製的腳尖舞鞋用腳趾尖端跳舞, 所以也有人稱之為腳尖舞。 ②舞劇, 最初專指以歐洲古典舞蹈為主要表現手段, 綜合音樂、默劇、舞臺美術、文學於一體, 用以表現一個故事或一段情節的戲劇藝術, 稱古典芭蕾(或古典舞劇)。

20世紀出現了現代舞以後, 以現代舞結合古典舞蹈技術為主要表現手段來表現故事內容或情節的稱現代芭蕾。 逐漸地, 芭蕾一詞也用來泛指用其他各種舞蹈為主要表現手段的舞劇作品, 儘管在舞蹈風格、結構特徵、表現手法等方面均不同於古典芭蕾或現代芭蕾。 ③在現代編導創作的舞蹈作品中, 有相當一部分沒有故事內容, 也沒有情節,
編導運用歐洲古典舞蹈或現代舞蹈, 或使兩者相結合, 用以表現某種情緒、意境, 或表現作者對某個音樂作品的理解等等, 這些也稱為芭蕾。
ballet一詞, 源于古拉丁語ballo。 最初, 這個詞只表示跳舞, 或當眾表演舞蹈, 並不具有劇場演出的含義。 芭蕾作為一門舞臺藝術, 孕育於文藝復興時期義大利盛大的宴飲娛樂活動, 17世紀形成於法國宮廷, 這種宮廷芭蕾實際上是在一個統一的主題下, 具有鬆散結構的舞蹈、歌唱、音樂、朗誦和戲劇的綜合表演, 由專業的舞蹈教師設計, 國王和貴族擔任演員, 女角也由男子扮演,表演場地在皇宮大廳中央, 觀眾則圍繞在大廳周圍觀看;演員戴皮制面具標誌不同角色, 故又稱假面芭蕾。

1661年, 路易十四下令在巴黎建立皇家舞蹈學院。

17世紀70年代芭蕾演出開始使用黎塞留主教宮廷劇場。 演出場地和觀眾觀看角度的改變, 引起了舞蹈技術和審美觀點的變化, 演員站立的姿勢越來越外開, 由此正式確定了腳的5個基本位置, 這5個外開的位置成為發展芭蕾舞技術的基礎。 專業芭蕾演員應運而生, 並逐步取代了貴族業餘演員, 職業女芭蕾演員也開始登臺演出, 舞蹈技術得以較迅速地發展。 芭蕾演出從基本上是一種自娛性的社交活動逐步轉變為劇場表演藝術。 這個時期的芭蕾是從屬於歌劇的, 宮廷作曲家J.B.呂利在歌劇中加入芭蕾場面, 實際上是一連串舞蹈表演, 劇情反而顯得無關緊要, 這時稱為歌唱芭蕾或芭蕾歌劇。 這種狀況一直持續到18世紀中葉。18世紀的芭蕾大師J.G.諾韋爾是芭蕾史上最有影響的舞蹈革新家。他在1760年出版的《舞蹈與舞劇書信集》中首次提出了"情節芭蕾"的主張,強調舞蹈不只是形體的技巧,而屬於戲劇表現和思想交流的工具。諾韋爾的理論推動了芭蕾的革新浪潮,在他和其他許多演員、編導的持續努力下,芭蕾從內容、題材、音樂、舞蹈技術、服飾等方面都進行了一系列改革,這些改革使芭蕾終於能夠與歌劇分離,形成一門獨立的劇場藝術。

在芭蕾發展史上,主要有兩種美學觀點一直在起作用。一種觀點認為,芭蕾是"純粹的舞蹈",16世紀的義大利舞蹈教師、《王后的喜劇芭蕾》的編導博若耶認為芭蕾是"幾個人在一起跳舞的幾何圖案組合"。這種觀點完全著眼於芭蕾的形式美,幾乎完全不考慮芭蕾的內容或情節,往往導致單純追求技巧的高超、華麗。18世紀中葉以前,這種觀點在芭蕾創作中居統治地位。另一種觀點強調芭蕾是"戲劇性舞蹈",諾韋爾的"情節芭蕾"理論最集中地代表這種觀點。他認為在一部芭蕾作品中,上述兩種主要觀點至今仍在起作用,不少編導致力於創作戲劇性的或有情節的芭蕾作品,也有的編導熱衷於無情節芭蕾,注重形式美,兩類作品中的優秀劇碼都是觀眾所欣賞的,並作為保留劇目經常上演。20世紀以來,各種文藝思潮對芭蕾創作的影響越來越明顯,出現了許多不同風格的作品。
創作一部芭蕾作品,編導是關鍵人物,他根據文學劇本(或一個故事、一首詩、一部音樂作品)構思出舞劇結構或舞蹈結構,再由演員來體現。編導和演員都必須掌握芭蕾語言(或芭蕾語彙)--芭蕾技術技巧,以及運用芭蕾語言表現特定內容或情緒的能力,編導應該深諳它們長於表現什麼,不能表現什麼;而演員則應該訓練有素,能適應並創造性地體現編導的構思,只有具備這些基本條件,芭蕾創作才能進行和完成。芭蕾結構形式有:獨舞、雙人舞、三人舞、四人舞、群舞等,編導運用古典舞、性格舞(舞臺化的民族舞蹈和民間舞蹈)、現代舞等,按上述形式可以編出多幕芭蕾(分場或不分場,如《天鵝湖》)、獨幕芭蕾(如《仙女們》)、芭蕾小品(如《天鵝之死》)等。芭蕾的這種結構形式在19世紀後期發展到高度規範化和程式化,以致影響和限制了芭蕾的發展。在20世紀編導創作的大量芭蕾作品 中,這些規範和程式已被大大突破,不斷出現新的探索和創造。

這種狀況一直持續到18世紀中葉。18世紀的芭蕾大師J.G.諾韋爾是芭蕾史上最有影響的舞蹈革新家。他在1760年出版的《舞蹈與舞劇書信集》中首次提出了"情節芭蕾"的主張,強調舞蹈不只是形體的技巧,而屬於戲劇表現和思想交流的工具。諾韋爾的理論推動了芭蕾的革新浪潮,在他和其他許多演員、編導的持續努力下,芭蕾從內容、題材、音樂、舞蹈技術、服飾等方面都進行了一系列改革,這些改革使芭蕾終於能夠與歌劇分離,形成一門獨立的劇場藝術。

在芭蕾發展史上,主要有兩種美學觀點一直在起作用。一種觀點認為,芭蕾是"純粹的舞蹈",16世紀的義大利舞蹈教師、《王后的喜劇芭蕾》的編導博若耶認為芭蕾是"幾個人在一起跳舞的幾何圖案組合"。這種觀點完全著眼於芭蕾的形式美,幾乎完全不考慮芭蕾的內容或情節,往往導致單純追求技巧的高超、華麗。18世紀中葉以前,這種觀點在芭蕾創作中居統治地位。另一種觀點強調芭蕾是"戲劇性舞蹈",諾韋爾的"情節芭蕾"理論最集中地代表這種觀點。他認為在一部芭蕾作品中,上述兩種主要觀點至今仍在起作用,不少編導致力於創作戲劇性的或有情節的芭蕾作品,也有的編導熱衷於無情節芭蕾,注重形式美,兩類作品中的優秀劇碼都是觀眾所欣賞的,並作為保留劇目經常上演。20世紀以來,各種文藝思潮對芭蕾創作的影響越來越明顯,出現了許多不同風格的作品。
創作一部芭蕾作品,編導是關鍵人物,他根據文學劇本(或一個故事、一首詩、一部音樂作品)構思出舞劇結構或舞蹈結構,再由演員來體現。編導和演員都必須掌握芭蕾語言(或芭蕾語彙)--芭蕾技術技巧,以及運用芭蕾語言表現特定內容或情緒的能力,編導應該深諳它們長於表現什麼,不能表現什麼;而演員則應該訓練有素,能適應並創造性地體現編導的構思,只有具備這些基本條件,芭蕾創作才能進行和完成。芭蕾結構形式有:獨舞、雙人舞、三人舞、四人舞、群舞等,編導運用古典舞、性格舞(舞臺化的民族舞蹈和民間舞蹈)、現代舞等,按上述形式可以編出多幕芭蕾(分場或不分場,如《天鵝湖》)、獨幕芭蕾(如《仙女們》)、芭蕾小品(如《天鵝之死》)等。芭蕾的這種結構形式在19世紀後期發展到高度規範化和程式化,以致影響和限制了芭蕾的發展。在20世紀編導創作的大量芭蕾作品 中,這些規範和程式已被大大突破,不斷出現新的探索和創造。

下一頁
推薦給朋友吧!
搜索
喜欢就按个赞吧!!!
点击关闭提示